ГЛАВА 4
ОБУЧЕНИЕ АКТЕРА И ПОДГОТОВКА ЕГО К РОЛИ
Почтенный американский комик Джордж Берне однажды сказал: «Самое главное в актере — это искренность. Если актер способен притвориться искренним — он состоялся». Эта лаконичная формулировка содержит указание на оба основных подхода к актерской игре, которые можно обозначить как художественный и технический. Последний иногда называют «французской системой», поскольку он был детально описан в конце XIX века Франсуа Дельсартом (Schreck, 1970). Основное различие между этими двумя школами исполнительского мастерства состоит в том, играет ли актер «изнутри — наружу» или «снаружи — вовнутрь», то есть «вживается» ли он в роль или проецирует себя на аудиторию, рассматривая роль главным образом с точки зрения публики. Поэтому указанные выше типы актерской игры можно назвать, соответственно, «внутренним» и «внешним» (см. таблицу 4.1).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ АКТЕРСКОЙ ИГРЫ
Художественный метод игры чаще всего ассоциируют с именем Константина Сергеевича Станиславского и Московским Художественным Академическим Театром. Станиславский полагал, что европейский театр конца XIX века уделяет чересчур много внимания внешним атрибутам поведения сценического персонажа таким, как поза, жест и голос.
Таблица 4.1.
Основные различия между художественным и
техническим подходами к актерской игре
Художественный
|
Технический
|
Внимание концентрируется на мыслях и чувствах персонажа.
|
Мысленная «точка зрения» — внешняя, то есть ориентированная на восприятие публики («Отойди и взгляни на себя со стороны»).
|
Связан с системами Станиславского и Штрасберга.
|
Связан с «французской школой» (Дельсарте) и такими британскими режиссерами, как Гатри и Оливье.
|
Главная задача — искренность.
|
Главная задача — общение с публикой.
|
Подготовка основана на «эмоциональной памяти», анализе персонажа, импровизации и внутреннем монологе.
|
Подготовка основана на моделировании, обратной связи, дисциплине, «языке тела» и манипуляции зрительским вниманием.
|
Больше подходит для авангардного театра и лирических фильмов.
|
Подходит для классических театральных постановок, оперы и эпически фильмов.
|
Поэтому он постарался переориентировать внимание актеров на внутренние процессы. В самой известной из своих книг «Работа актера над собой» (первое издание-1936 год) Станиславский в общих чертах намечает приемы, посредством которых актер в своем воображении может лично пережить ситуации, созданные драматургом, и эмоции персонажей пьесы. В частности, он рекомендует актеру «вжиться» в роль, представить как бы он чувствовал себя в данной драматической ситуации. Актер должен задать себе вопрос: «Как бы я поступил, если бы оказался в подобных обстоятельствах?» Это «если бы», которое Станиславский называл «магическим если бы», являлось ключом к созданию полноценного образа. Вторая способность, которую, по мнению Станиславского, следует упражнять и развивать актеру, — это ситуации из своей жизни и воссоздать эмоции, которые он при этом переживал. Эти эмоции и вызванные ими жесты затем включаются в драматическое изображение персонажа. Таким образом, работа актера состоит в том, чтобы находить внутри себя материал, который можно адаптировать к роли.
Более близкий к нам по времени представитель художественного метода — родившийся в Австрии режиссер Ли Штрасберг, который в 1948 году открыл в Нью-Йорке школу театральной подготовки «Студия актера». В последующие десятилетия авторитет школы чрезвычайно вырос, и систему Штрасберга довольно напыщенно окрестили «Методом» (Strasberg, 1988). Штрасберг делал акцент на психологическом анализе персонажа и на своеобразном интровертном отношении актера к персонажу, что вело к натуралистической, подчас даже слишком глубокомысленной интерпретации ролей. Этот метод хорошо подходил не столько для классических театральных постановок, сколько для американского авангардного театра и развивавшегося кинематографа. Среди самых известных учеников Штрасберга, прославившихся благодаря кино, а не театру, — Джеймс Дин, Марлон Брандо, Род Стайгер, Мэрилин Монро, Пол Ньюмен, Аль Пачино и Джек Николсон.
Критики Штрасберга утверждают, что он неверно истолковал идеи Станиславского, который не считал, что надо ограничиваться одним психологическим подходом, а лишь стремился наложить его на прочную основу традиционной техники. Именно отсутствием фундаментальной сценической подготовки часто объясняют тот факт, что ученики Штрасберга добивались наибольшего успеха при воплощении образов немногословных простых людей, в лирических фильмах, где недостаточная постановка голоса и неотработанность техники сценического движения не так бросаются в глаза. Несомненно, метод Штрасберга менее приспособлен для подготовки актеров на роли элегантных и благородных персонажей, типичных для эпических кинолент и классических театральных постановок. Некоторые защитники «Метода» полагают, что если актер на самом деле переживает «правильную» эмоцию, то нужные Действия и жесты будут проявляться у него естественным образом, и в результате его игра окажется абсолютно реалистичной. Но будет абсолютно неверно утверждать, что это подходит для любого случая и что именно таковы были позиции Станиславского.
Режиссеры и актеры, предпочитающие технический подход, такие, как Тайрон Гатри (Guthrie, 1971) и Лоуренс Оливье (Olivier, 1982), указывают, что многие аспекты актерской техники не имеют ничего общего ни с чувствами, ни с реализмом. Например, актер обязан сознавать, что бывают такие ситуации, когда он должен повернуться к публике лицом, чтобы его слова были услышаны. Иногда, чтобы добиться этого, достаточно просто занять позицию в центральной части сцены, а иногда приходится привлекать внимание зрителей с помощью особых приемов. Точно так же в стандартную подготовку актера входит правило, гласящее, что движущийся по сцене персонаж должен (за исключением особых, весьма редких случаев) находиться ближе к зрителям, чем неподвижно стоящие персонажи. Этих примеров вполне достаточно, чтобы понять общий принцип: если актер чересчур «погрузится» в роль, то его эгоцентризм сведет на нет усилия всей труппы.
Существует также опасность, что излишняя демонстрация чувств негативно повлияет на способность публики сопереживать эмоциям, которые испытывает персонаж. Например, если актер искренне плачет на сцене, это может смутить публику или показаться нелепым. Как это ни парадоксально, демонстрация актером полного самообладания в ситуации, провоцирующей проявление чувств, производит на зрителя более сильное впечатление. Предположим, в какой-нибудь пьесе солдат приносит матери известие о гибели ее сына на войне. Если актриса, играющая роль матери, начнет в ответ голосить и рыдать, то публика в определенном смысле приободрится, увидев эту естественную, «здоровую» реакцию на горестную весть. Но если мать останется безучастной и пригласит солдата на чашку чая, то тем самым создастся большее напряжение и публика острее заинтересуется ситуацией. Зрители будут восхищены женщиной, способной сохранять хладнокровие, и отнесутся к ней с большим сочувствием, и в то же время их охватит тяжелое предчувствие, что женщина на сцене вот-вот осознает весь ужас постигшего ее несчастья, и это напряжение будет все нарастать, пока длится ожидание.
Необходимо проводить различие между тем, какие чувства испытывает актер в связи с эмоциями своего персонажа, и чувствами второго порядка, которые вызывает персонаж у публики. В конечном итоге важно лишь то, какие эмоции испытывает зритель, а не актер на сцене. Возможно, «Метод» Штрасберга помогает актеру понять, какие чувства должен переживать персонаж в данной драматической ситуации, однако он не гарантирует, что актер успешно передаст эти эмоции публике. (Более подробно об этом говорится в главе 5.) Таким образом, актер, подходящий к игре «технически», в процессе своей подготовки уделяет основное внимание сложному искусству голосовых приемов, пластическому воплощению образа, выбору костюма и грима, помогающим создать иллюзию. В числе наиболее известных представителей этого направления — Джереми Айронс, Бен Кингсли, Ванесса Редгрейв, Питер О'Тул и Алан Бэйтс (между прочим, все они — англичане).
Оливье (Olivier, 1982), говоря о своих «заигрываниях» с системой актерской подготовки, похожей на «Метод» Штрасберга, но возникшей задолго до него, еще в 1920-е годы, описывает разницу между «бытием» и «игрой» на сцене:
«1920-е годы породили актерское поколение (к которому принадлежал и я), попавшее под влияние «естественных» актеров во главе с Чарльзом Хотреем и Джеральдом Дюморье. Они заставили нас поверить, будто реалистическая игра на сцене — это, в сущности, просто реалистическое поведение; так эти восхитительные артисты обвели нас вокруг пальца. Их влияние на нас было просто катастрофическим. Мы все решили, что игра — это вовсе не игра, а просто «бытие». Нам недоставало опыта, чтобы понять: они были такими блестящими артистами именно потому, что умели скрывать свою специфическую технику. Поэтому, пережив период невнятных выступлений, с которых публика уходила озадаченной, мы были вынуждены отказаться от этой в высшей степени оригинальной методики, оставив ее виртуозам» (р. 47).
Оливье несколько раз посещал «Студию актера» и презрительно отзывался о «доморощенных проповедях» Штрасберга. Но при этом он не отрицал, что «Метод» дает иногда свои результаты. Во время работы над постановкой «Принц и хористка» с Мэрилин Монро в главной роли Оливье обнаружил, что никак не может пробудить в актрисе искру истинного чувства в ключевой сцене ее первой встречи с Принцем. Пола Штрасберг (супруга Ли), которая, по словам Оливье, ничего не понимала в актерской игре, но ходила на репетиции, чтобы оказать моральную поддержку Мэрилин, в конце концов добилась прорыва, посоветовав ей: «Мэрилин, просто подумай о кока-коле и о Фрэнке Синатре». Оливье утверждает, что в ее игре сразу же появилась какая-то живость, и признается, что ему не приходила в голову возможность подобного решения проблемы.
Еще одна история об эффективности «Метода» приводится в автобиографии Алека Гиннесса (Guinness, 1985). Играя Якова в «Чайке», однажды вечером он вызвал бурю аплодисментов и смеха. Проходя за кулисами мимо Эдит Эванс, он горделиво улыбнулся ей. Но на следующий вечер ни смеха, ни аплодисментов не было. Гиннесс спросил Эдит, в чем дело. «Ты слишком стараешься, — ответила она. — Ты не знаешь, как тебе это удалось в тот раз, но такая игра — в твоем духе; рано или поздно она опять к тебе придет. Не огорчайся. Но когда это случится вновь, обрати внимание на то, что ты при этом чувствуешь внутри». Принес ли этот! совет какую-либо пользу, нам неизвестно, но Гиннесс не скрывает, что мудрость почтенной леди произвела на него большое впечатление.
Несомненно, что для успешной актерской игры необходимо сочетание обоих подходов — художественного и технического. Каждая из этих актерских школ настаивает на том, что задача школы-соперницы не стоит серьезных усилий, ибо выполняется как бы сама собой, просто и естественно. Поэтому следует сосредоточить внимание как раз на противоположной задаче. С этой точки зрения, по-видимому, более оправдана позиция технической шко-лы, поскольку многие начинающие актеры действительно овладевают способностью сопереживать проблемам и чувствам других людей еще задолго до того, как попадают в театральный мир. Эмпатия — это в значительной степени глубинная, природная способность, и развить ее тренировкой трудно. Технику же великие «технические» актеры, напротив, продолжают совершенствовать всю свою жизнь. По словам Джоан Плаурайт, супруги Оливье ее муж и в пятьдесят лет продолжал упражнять голос и работать над техникой. «Даже бреясь в ванной, он порой начинает изображать Шейлока перед зеркалом. Он просто никогда не останавливается» («Санди Тайме», 1982, октябрь).
Разумеется, Оливье не вызывает всеобщего восхищения. У него есть свои критики, основной упрек которых состоит в том, что техника его чересчур бросается в глаза. Глядя на Оливье в «Отелло» или в «Генрихе V», говорят они, слишком хорошо осознаешь, что перед тобой великий актер, который блестяще исполняет все необходимые движения и демонстрирует свое искусство, словно гимнаст. По их мнению, подобное осознание (даже самое благоговейное) мешает зрителю «включиться» в действие спектакля. Однако не исключено, что такое восприятие — продукт профессиональной пристрастности самого критика: для неискушенной публики техника Оливье, возможно, не столь заметна.
Теория, утверждающая, что актер сам должен переживать эмоции своего персонажа, по-видимому, больше подходит не для окончательного исполнения роли перед зрителями, а для первых репетиций. Едва ли Оливье был способен каждый вечер в течение трех лет подряд испытывать все страсти Отелло в полной мере: такое напряжение, по-видимому, просто убило бы его. К концу третьего года в его организме просто исчерпались бы запасы адреналина. Однако искренне пережив подозрения, ревность, гнев, скорбь и тому подобные эмоции раз-другой на стадии читки роли и первой репетиции с другими членами труппы, он, очевидно, облегчил бы себе задачу выработки правдоподобных движений, жестов и интонаций. Тогда к моменту премьеры актер уже достиг бы способности почти хладнокровно следовать продуманной манере исполнения
Наверно, Станиславский согласился бы с такой точкой зрения. Ведь не случайно его первая и самая знаменитая книга посвящена работе актера над собой,, то есть подготовке к спектаклю, а не самому выступлению актера перед зрителями. Современные пропагандисты «Метода», по-видимому, забывают об этом. Кроме того, они обращаются в основном лишь к первой книге Станиславского, сбрасывая со счетов его более поздние труды (например, «Работа над ролью»), тяготеющие скорее к технической школе, чем к художественной.
Как уже было отмечено, «Метод» с его акцентами на реализме и на «общих местах», больше подходит для телевидения, лирических фильмов и экспериментального театра. В классическом театре и опере, а также в эпических кинофильмах обойтись без тех- ники практически невозможно. Нередко постановка бывает стили- зована до такой степени, что произвести желаемый эффект удается лишь с помощью строжайшей актерской дисциплины (например, исполнители должны находиться на четко заданном расстоянии друг от друга, образуя некий геометрический узор, двигаться только синхронно или вообще не двигаться, застыв, словно на картине). В подобных ситуациях актер, «вживающийся в свою роль», будет выглядеть совершенно нелепо в глазах режиссера и других членов труппы.
Своими неоспоримыми достоинствами обладают обе школы актерской игры — и художественная, и техническая, поэтому следовало бы воспринимать их как взаимодополняющие, а не как несовместимые. Лучшие актеры берут от каждой системы все необходимое в соответствии с требованиями конкретной роли. В одних ситуациях каждое движение на сцене необходимо выполнять с заранее продуманной точностью, а в других случаях актеру действительно следует «вжиться в роль» посредством своеобразного самогипноза.
АКТЕРСКАЯ ИГРА КАК ОДЕРЖИМОСТЬ
Тот факт, что многие великие актеры и актрисы чувствуют себя «одержимыми» ролью, которую они играют (глава 2), заставляет предположить, что полное «погружение» в роль во время спектакля помогает произвести на публику впечатление большей искренности. В самом деле, «одержимость» можно рассматривать как крайнюю степень художественного подхода к актерской игре, поэтому имеет смысл обсудить этот феномен более подробно.
Согласно Бэйтсу (Bates, 1991), своего рода одержимость возникает в тех случаях, когда актер сам «входит» в образ персонажа или позволяет персонажу «войти в себя» до такой степени, что начинает чувствовать эмоции этого персонажа. Актер становится каналом, по которому передаются чувства персонажа, хотя, разумеется, эти чувства черпаются из резервуара эмоций самого актера. Неизбежным следствием является своего рода слияние актера и персонажа, но иногда актеры, по их собственному признанию, бывают удивлены реакцией изображаемого ими персонажа на ту или иную ситуацию, например, его неожиданным плачем. Некоторые актеры боятся, что «овладевший» ими персонаж приобретет слишком большую силу и подчинит их себе, что может привести к провалу спектакля и даже поставить под угрозу психическое здоровье исполнителя.
Бэйтс полагает, что «одержимость» — это обычный повседневный феномен, с которым сталкиваются не только актеры. Ежедневно каждый из нас посвящает немало времени мечтам и фантазиям, в которых мы разговариваем сами с собой, словно с посторонним человеком (хотя и не вслух). Мы говорим себе: «Надо поторопиться», — или: «Сейчас ты опять опоздаешь». Иногда мы поддерживаем сами с собой настоящую беседу, задавая вопросы и отвечая на них. Такой внутренний разговор схож с состоянием транса при одержимости, при котором разум занят работой, исключающей осознание внешней реальности. В обоих случаях, по словам Бэйтса, мы «теряем сознание» — в том смысле, что наш разум перестает непрерывно «сверяться» с социальным окружением, как это бывает обычно в бодрствующем состоянии. Находясь наедине с собой (например, за рулем автомобиля), мы погружаемся в легкий транс и ведем диалог с «внутренним собеседником». Но если в этом случае «персонаж», которым мы «одержимы», безмолвен и скрыт от посторонних глаз, то в ситуации с актером «овладевший» им персонаж появляется на публике и самовыражается вслух. Актер обращается с воображаемыми персонажами внутри себя приблизительно так же, как и любой другой человек, однако мы в повседневной жизни нередко забываем, что наше внутреннее «Я» — это «воображаемое построение, уловка разума, позволяющая нам вести переговоры со своим жизненным опытом, предстающим в форме внутреннего персонажа» (Bates, 1991).
Бэйтс указывает, что допущение персонажей в свой внутренний мир — это процесс самопостижения. Актеры не просто посредники: они проникают в свой собственный внутренний мир и овладевают им. Персонаж, который «владеет» исполнителем роли в ходе спектакля или сохраняется в его сознании после представления, — это аспект внутреннего «Я» актера. В отличие от большинства людей, актер сталкивается с этим аспектом «Я», принимает его, переживает и «переваривает». Поэтому работа над сценическим образом может пробудить скрытый, подавленный опыт, и не исключено, что именно это явление многие актеры воспринимают как «одержимость». С точки зрения Бэйтса, актерская игра — это не просто демонстрация актером своей личности, а сосредоточение на особых аспектах собственного «Я», которые ему не всегда хотелось бы выставлять напоказ.
Пока неясно, до какой степени эти теории могут оказаться полезными для понимания процесса актерской игры и до какой степени распространен феномен «одержимости». Несомненно, что в определенных случаях он на самом деле имеет место и может придавать выступлению актера особую притягательность. Однако большинство актеров в их повседневной работе, по-видимому, не испытывают никакой нужды в «одержимости» и тем не менее вполне успешно общаются с публикой.
ИМПРОВИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ РОЛИ
Импровизация и анализ роли — это два элемента системы актерской игры, широко используемые в современных театральных школах, они могут принести определенную пользу на стадии создания сценария, однако в работе по совершенствованию актерского мастерства ценность их довольно-таки сомнительна. Хотелось бы высказать рискованное предположение, что их популярность объясняется лишь тем, что эти виды учебных занятий даю возможность позабавиться, позволяют убить время и не требую серьезной подготовки ни от преподавателей сценического искусства, ни от студентов. Здесь, пожалуй, уместно привести историю об одном молодом режиссере с претензиями, который заставляя труппу одного из театров лондонского Вест-Энда выполнять разные модные упражнения в период подготовки к спектаклю по пьес Чехова. Потратив неделю явно впустую, этот режиссер реши начать очередное утро с полезной, по его выражению, «разминки Он велел актерам по одному выбегать от задника сцены к рампе и выкрикивать в зал самую непристойную грубость, которая только приходила им на ум. Все шло своим чередом. Актеры один за другим послушно оглашали зал непотребными ругательствами. Но вот настала очередь самого опытного профессионала в труппе. Тяжело грохоча каблуками, он выбежал к рампе и завопил: «Премьера через три недели!» Его намек, к смущению режиссера, был отлично понят всеми присутствующими, и вскоре труппа приступила к нормальным репетициям.
Анализ роли может быть полезен, когда необходимо понять, что именно подразумевается в какой-либо двусмысленной реплике или как мотивировать тот или иной поступок героя. Но опять-таки актеры могут потратить слишком много времени на абстрактное обсуждение своих персонажей и взаимоотношений между ними. Обычно получается гораздо лучше, если отношения между персонажами складываются в ходе репетиционных прогонов, когда выполняются все технические требования к постановке (такие, например, как правильное пространственное расположение персонажей на сцене). Плохо, если у актера заранее сложится целостное представление о персонаже, а впоследствии какие-то реплики или действия пойдут вразрез с этим представлением. Самые важные открытия, связанные с персонажем и его поступками, всегда приходят в процессе сценического воплощения роли. В интровертном психоанализе как таковом обычно мало проку.
Голдовски (СоЫоувИ, 1968) описывает один инцидент, происшедший в его оперной школе. Некоего режиссера пригласили поставить со студентами сцену из «Симона Бокканегры» Верди. Голдовски вспоминает, что четыре недели работы увенчались настолько ужасающим спектаклем, что его можно было принять за первую репетицию.
«Припоминая бесчисленные часы тренировок и те глубокомысленные замечания, которыми обменивались студенты, я изо всех сил старался понять, что же происходило на этих ежедневных занятиях. Расспросив (со всей доступной мне тактичностью) некоторых певцов, я, к своему изумлению, обнаружил, что они поразительно подробно осведомлены о самых тонких и неоднозначных деталях этой оперы и великолепно понимают все нагромождения сюжета. Каждый персонаж оперы подвергся целому курсу психоанализа, в ходе которого обнажились его самые потаенные мотивы... Единственная проблема оказалась в том, что вся эта драгоценная информация осталась накрепко запертой в сознании самих певцов, и публика на премьере пребывала в полном неведении относительно всех этих потрясающих художественных прозрений» (р. 34).
Недостаточно, чтобы режиссер и актеры осознали мотивы, руководящие персонажами пьесы. Эти мотивы следует продемонстрировать публике с помощью внешних выразительных средств, а для этого обычно требуется известный уровень актерского мастерства. Многие актеры способны весьма успешно сыграть роль, не слишком глубоко понимая своего персонажа, подобно тому, как большинство людей живет повседневной жизнью, не осознавая внутренних причин своего поведения. А проследить за тем, чтобы зритель понял истинные мотивы поведения актера на сцене и адекватно оценил замысел постановщика (вне зависимости от того, насколько тщательно актер проанализировал свою роль), — это уже работа режиссера.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Внешний, технический подход к актерской игре ставит на первое место зрительскую оценку происходящего на сцене. Актер может получить представление о реакции зрителей на его игру по каналу так называемой обратной связи. Именно в обеспечении обратной связи заключается важная часть работы режиссера. Обратную связь предоставляют также профессиональные критики (даже если они настроены чрезвычайно негативно), а иногда — друзья и родственники, сидящие в зале и время от времени позволяющие себе после спектаклей кое-какие замечания, вроде: «Тебя совсем не слышно, говори громче», — или: «У тебя был слишком темный грим, а волосы падали на глаза».
Шотландский поэт Роберт Берне восклицал:
Ах, если б у себя могли мы
Увидеть все, что ближним зримо...
(Перевод С. Маршака)
Конечно, можно воспользоваться для этой цели обычным зеркалом. Оно меняет местами левую и правую стороны, но в остальном идеально отражает наши движения и мимику. Станиславский перед выходом на сцену практиковался перед зеркалом, отрабатывая жесты и выражение лица; так же поступали Лоуренс Оливье и многие другие современные актеры. Тайрон Гатри на репетиции сначала ставил актеру комплекс движений, а затем, не желая смущать его повторениями сцены в присутствии других актеров, говорил: «Ступайте домой и потренируйтесь в ванной, завтра утром вы нас всех удивите». По-видимому, ванную режиссер рекомендовал по той причине, что там можно уединиться и наблюдать за собой в зеркало.
Некоторые певцы, готовясь к исполнению оперной роли, размещают в своей комнате крупные предметы реквизита — кресла, мечи, плащи, шляпы и т. п. и, напевая вполголоса под фонограмму (или просто шевеля губами), движутся, как по сцене, изучая свое отражение в зеркале. Это упражнение особенно полезно за несколько часов до спектакля, поскольку помогает сосредоточиться на словах, музыке и движениях, не перенапрягая при этом голос.
Чрезвычайно эффективными способами обратной связи являются также звукозапись пения и видеозапись актерской игры. Правда, в отличие от зеркального отражения, они срабатывают с некоторой задержкой и не позволяют вносить быстрые поправки и экспериментировать, но у них есть свои преимущества. Запись показывает актеру, как он на самом деле выглядит во время представления, и к моменту прослушивания или просмотра записи актер уже освобождается от эмоций, связанных с воплощением роли. Многие любители (и некоторые профессионалы) боятся подвергать себя подобной проверке, чтобы не лишиться уверенности в себе, и потому избегают записи. Другие отказываются верить, что запись адекватно отображает их игру, и заявляют, что, в отличие от своих коллег, «плохо выглядят или плохо звучат в записи». Подобные реакции — это всего лишь инфантильная самозащита; от нее следует избавиться, если актер предпочитает самообману профессиональное совершенствование.
В ходе спектакля актер должен до некоторой степени «погружаться» в роль, однако не менее важно, чтобы он все время мысленно наблюдал за представлением как бы со стороны публики. Возможно, именно в этом состоит различие между актерской игрой и эгоцентрическим потворством своим желаниям. Эффект самогипнотической идентификации с изображаемым персонажем можно в определенном смысле сравнить с эффектом алкоголя: перспектива актера ограничивается до такой степени, что сам он считает свою игру великолепной, хотя публика может вовсе и не разделять этого убеждения. С точки зрения публики, такой актер теряет контакт с реальностью и уходит в мир собственных фантазий.
НАБЛЮДЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Большинство актеров согласятся с положением «Метода» о том, что для сценического воплощения персонажа необходимо задействовать собственные внутренние ресурсы. Однако рано или поздно наступает момент, когда актер достигает пределов своего внутреннего «Я» и начинает нуждаться в большем. На этой стадии приходится включать в роль материал, почерпнутый из наблюдений за другими людьми. Джуди Денч пишет:
«Нередко приходится постигать в роли нечто такое, что вы сами никогда не испытывали. Поэтому вам надо обзавестись, так сказать, фотоаппаратом для моментальных снимков, который будет срабатывать даже тогда, когда вы об этом не будете знать». (Judi Dench,1990, р.313)
Актеры, особенно мастера перевоплощения (в противоположность харизматическим «звездам»), развивают в себе наблюдательность, чтобы при необходимости включить в образ своего персонажа черты окружающих людей. Работая над ролью Бэзила Фолти, Джон Клиз сплавил воедино определенные черты собственной личности и особенности нескольких своих эксцентричных знакомых. Одним из таких чудаков был владелец бара по имени Де ла Тес-те Тиккелл, рьяно отстаивавший консервативные позиции в политике и ставший местной знаменитостью в Кембридже. Тиккелл носил ботфорты, рычал на своих помощников и, по слухам, кидался с кулаками на клиентов, если те оскорбляли его чувства, являясь в бар в тенниске или небритыми либо поливая кетчупом его ветчину. В сущности, образ Фолти оказался лишь легким преувеличением характерных качеств этого реального человека.
Актер классического театра Энтони Шер (Sher, 1985) приводит историю своей подготовки к роли Ричарда III для лондонской сцены. Чтобы лучше понять своего персонажа, Шер изучал характер серийного убийцы Денниса Нильсена (который в то время попал в поле пристального внимания общественности) и наблюдал за поведением разнообразных хищных насекомых. Объединение этих элементов позволило актеру впечатляюще воплотить гротескный и зловещий образ короля, страдавшего явными физическими и психическими отклонениями.
Очевидно, что путем наблюдения и подражания актер черпает вдохновение, необходимое для успешной подготовки к роли. Перед тем как взяться за создание образа, актеры нередко погружаются в субкультуру, представителя которой нужно изобразить на сцене, или пытаются найти в реальной жизни человека, который мог бы послужить им прототипом героя.
ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ
Знание психологии личности может помочь актеру лучше подготовиться к исполнению роли. Например, было проведено множество исследований на тему, каким образом отдельные черты личности объединяются в более широкие характерологические категории — такие, как экстраверсия, эмоциональность и авантюризм (Eysenck,1985). Экстраверты не только общительны, но и, как правило, нуждаются в повышенной стимуляции (любят яркие цвета, громкую музыку и разнообразие переживаний). Эмоциональные люди во всем проявляют эмоциональную гиперреакцию: они пугливы, тревожны, капризны и «истеричны», однако при этом отличаются высокой эмпатией (чувствительностью к переживаниям других людей). Изучая типичные взаимосвязи между отдельными чертами личности, актер сможет лучше воссоздать достоверный сценический образ.
В работе актера могут быть полезны и другие теоретические подходы к исследованию личности. Один из них — классификация личностей по типу их ведущей потребности. Поступки одних людей мотивируются главным образом честолюбием, других — потребностью в компании и в социальной поддержке. Для некоторых людей основной целью является удовлетворение сексуальных желаний и разнообразие в сексе, другие стремятся прежде всего избежать смущения и унизительного положения в обществе. Работая над ролью, актер должен помнить, чего в действительности больше всего желает его персонаж. Кроме того, преподаватели сценического мастерства рекомендуют актеру не забывать о главных препятствиях, стоящих на пути его персонажа к цели. Эти препятствия могут быть как материальными (например, нехватка денег), так и внутренними (например, осознание своего долга в случае с Гамлетом); а иногда их могут воплощать другие персонажи, чьи мотивы вступают в противоречие с целью данного героя.
Другой крупной теорией личности является психодинамический подход Фрейда и его последователей. Основная идея его состоит в том, что люди обычно не осознают управляющих ими побуждений, поскольку эти побуждения — по большей части сексуальные или агрессивные — этически неприемлемы для осознания и потому подавляются. С помощью Эрнеста Джонса, биографа Фрейда, Лоуренс Оливье сделал постановку «Гамлета» с акцентом на предполагаемом эдиповом комплексе главного героя. Роль матери Гамлета играла молодая привлекательная женщина, а сам Гамлет ласкал ее с откровенной сексуальностью. Подобные же идеи были положены и в основу постановки «Отелло», где Яго изображен гомосексуалистом (подразумевалось, что он добивается любви Отелло и с этой целью желает устранить Дездемону как свою соперницу). Проблема подобных интерпретаций в том, что если предполагаемые сексуальные мотивы бессознательны и подавлены, то их не следовало бы выражать столь откровенно. С точки зрения психоанализа сомнительно также, что публике следует демонстрировать формирование реакции («откат» в противоположном направлении).
Впрочем, несмотря на все эти опасности психоаналитических; постановок, существуют тонкие способы передать публике скрытые мотивы персонажей. Например, женщина, испытывающая сексуальное влечение к одному из персонажей, может выдать это, прихорашиваясь или теребя пуговицу на блузке; антипатию же одного персонажа к другому будет легко опознать по фальшивой улыбке (см. главу 5).
ОТРЕПЕТИРОВАННАЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»
Основной принцип технической системы актерской игры состоит в том, чтобы с помощью режиссера, а главным образом посредством домашней работы актеров все движения, жесты и реплики персонажа выстроились бы в заранее спланированную и хорошо отрепетированную последовательность. «Хореографические» аспекты сценической постановки никогда не следует «пускать на самотек» или оставлять без внимания вплоть до генеральной репетиции. На то есть несколько причин. Во-первых, будучи непредсказумым в движениях, актер тем самым проявляет неуважение к другим членам труппы. Оказавшись не там и не вовремя, он сбивает с толку других исполнителей, осветителей и т. п. Ведь подготовка к спектаклю — это коллективный труд всей труппы под руководством режиссера. И она не должна вырождаться в соперничество между актерами, в борьбу за внимание публики, в попытки «завладеть сценой» единолично.
Другая причина заблаговременной отработки движений состоит в том, что, как это ни парадоксально, такая дисциплина раскрепощает исполнителя. Освободившись от пространственной неуверенности, от необходимости на ходу принимать решения о том, куда направиться и какое место занять на сцене, актер получает возможность сосредоточиться на других аспектах игры — на интонациях, на выражении лица или на более искреннем «вживании в роль». В свою очередь певец сможет уделить больше внимания музыке и голосу. Тщательная подготовка придает исполнителю уверенность в себе и облегчает запоминание роли. Устойчивые связи между местоположением на сцене, движениями, репликами и музыкой образуют последовательности, удобные для запоминания.
Напротив, неожиданные события на сцене иногда влекут за собой провалы в памяти. Это можно проиллюстрировать инцидентом, происшедшим в театре «Ковент Гарден» во время постановки «Риголетто». Баритон, исполнявший главную партию, неоднократно пел ее по-английски, но на сей раз дебютировал с итальянским текстом. В самом начале главной арии Риголетто, в которой тот требует у придворных вельмож вернуть ему похищенную дочь, от задника отвалился кусок декораций. Баритон отвлекся — и, к изумлению публики, на мгновение вернулся к более привычному для него английскому либретто, пропев: «Filthy rabble, vil razza, dannata»3
КОНТРОЛЬ НАД ДЕЙСТВИЯМИ
Техническая система актерской игры уделяет внимание не только тому, что актер должен делать, но и тому, чего он делать не должен. Признак дилетанта на сцене — беспокойство, которое он проявляет в моменты, когда ничем не занят. Неопытные актеры в такие минуты нервно стискивают пальцы или переминаются с ноги на ногу, а публика (зачастую вполне оправданно) воспринимает такие движения как проявление тревоги. Это явление родственно одной из причин, по которой многим людям бывает трудно бросить курить. Они привыкают не только к никотину и запаху тлеющего табака, но и ко всему ритуалу курения: извлечению пачки сигарет из кармана, зажиганию спички, прикуриванию, поднесению сигареты ко рту для затяжки и стряхиванию пепла. Без этой деятельности многим курильщикам становится «некуда девать руки», а если они в принципе склонны к социальной тревоге, то чувствуют себя в компании крайне неуютно без привычного ритуала. Несколько десятилетий назад голливудские режиссеры, понимая эту проблему, позволяли героям своих фильмов закуривать практически в каждой сцене (в сущности, персонажи не курили только в тех эпизодах, где им приходилось бегать, драться, стрелять или целоваться). Актеры в классическом театре и в современных фильмах обычно лишены такой роскоши. Их задача — удерживать внимание зрителя с помощью реплик и мимики, поэтому, чтобы публика не отвлекалась, они должны научиться контролировать движения своих рук и ног.
Уже указывалось на опасность того, что актеры, обучавшиеся по «Методу» Штрасберга, могут внушить себе неадекватный эмоциональный образ и начать производить соответствующие этому образу сумбурные, непоследовательные действия. Приводился пример того, как женщина, получившая известие о смерти своего сына, не замирает от потрясения в молчании (что было бы ближе к обычной реакции), а немедленно ударяется в слезы. Молчаливая реакция была бы более уместна и с драматической точки зрения, поскольку она не привела бы к немедленной разрядке напряжения, а поддержала бы и усилила его. Еще одним примером могла бы послужить часто встречающаяся в игре дилетантов неверная реакция Баттерфляй на возвращение Пинкертона с женой-американкой. Ведь люди, всерьез решившиеся на самоубийство, обычно не проявляют своего горя демонстративно: как правило, они, напротив, выглядят спокойными и умиротворенными. Чтобы актер осознал этот факт, от него требуется не столько сочувствие персонажу или богатое воображение, сколько знание психологии человеческой личности.
Сведение движений тела к минимуму полезно еще и тем, что оно обеспечивает четкость рисунка роли и свидетельствует об уверенности актера в себе. Чем меньше актер жестикулирует и двигается, тем более значительным становится каждое его движение и тем более сильное впечатление на зрителя он производит. Хороший пример — игра Оливье в классической экранизации «Грозового перевала». Можно сказать, что Хитклифф в исполнении Оливье силен не своими действиями, а тем, чего он не делает.
В одной из ключевых сцен лицо его остается полностью неподвижным, и только в решающий момент он просто приподнимает бровь. И все же лишь немногие из тех, на кого игра Оливье в этом фильме произвела огромное эмоциональное впечатление, осознают, до какой степени это связано с жестким самоконтролем актера.
Самоконтроль особенно важен в опере, где напряжение эмоций создается самой драматической ситуацией и ассоциативным смыслом музыки. Добавляя к этому накалу страстей свои личные переживания, певец рискует показаться вульгарным. Временами все, что требуется от певца, — это превратиться в своего рода «экран», на который публика будет проецировать подходящие эмоции. Ему не нужно ничего делать специально: зрителям будет ясно из контекста, какие чувства переживает персонаж. Например, в опере Верди «Бал-маскарад» знаменитой арии баритона «Еri tu» (где Ренато изливает оскорбленные чувства, узнав о связи своей жены с человеком, которому он служил верой и правдой) предшествуют несколько тактов напряженной и чрезвычайно волнующей оркестровки. Большинство режиссеров осознает, что нужно устоять перед соблазном и не позволить Ренато разбушеваться под стать музыке. Его внутренние переживания гораздо лучше выразит сама музыка, чем беспорядочные метания по сцене. Иначе певец просто «выпустит пар» вместо того, чтобы довести напряжение праведного гнева своего персонажа до кульминационного момента, где он поворачивается к портрету графа и начинает петь.
Актерам следует контролировать свои движения также и для того, чтобы не привлекать к себе внимания зрителя в то время, когда оно должно быть направлено на других исполнителей. Задача режиссера — разработать постановку так, чтобы в каждый момент спектакля внимание публики было приковано к какому-либо значимому жесту или движению. А задача актеров — способствовать этому процессу, участвуя в нем и исподволь направляя взгляд зрителей в нужную сторону (даже если для этого приходится повернуться к публике спиной). По крайней мере они не должны отвлекать публику внезапными резкими движениями, гримасами, громкими вздохами и прочими привлекающими внимание приемами (см. главу 6). Вечная проблема режиссеров — это певец из хора, пытающийся обратить на себя внимание своей тетушки, сидящей в заднем ряду партера. Столь же нелепо выглядит безответственный актер, постоянно стремящийся попасть в центр внимания публики за счет своих коллег-исполнителей.
ИГРА ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ
Общеизвестно, что оперные певцы — никудышные актеры. Такой репутацией они отчасти обязаны тому факту, что иногда певцов отбирают исключительно по вокальным данным. О Нелли Мелбе говорили, что она знает всего два жеста: выражение страсти (вытянута одна рука) и выражение крайней страсти (распростерты обе руки). В особенности «славятся» своим безнадежным эгоцентризмом итальянские теноры. В театре «Ковент Гарден» один такой тенор отправился за кулисы и закурил сигарету, оставив несчастную партнершу-сопрано с длинной арией взывать к опустевшему месту у рампы. У другого итальянца была привычка всякий раз перед высокой нотой отталкивать героиню, с которой он пел в дуэте, чтобы выйти к рампе и проголосить эту ноту прямо в зал. Здесь заметен элемент соперничества: теноры и сопрано иногда тянут верхние ноты до бесконечности, стремясь продержаться дольше коллеги (что, разумеется, нарушает драматическое правдоподобие).
В защиту певцов следует сказать, что актерская игра в опере связана с особыми трудностями. Певцам приходится следить за движениями дирижера, и хотя это вполне успешно можно сделать «краем глаза», все равно в результате они выглядят довольно странно, а глаза их кажутся «стеклянными». Кроме того, в любом случае певец должен поддерживать внутренний ритм, чтобы не пропустить момент вступления со своей партией. Ведь если он будет полагаться только на дирижера, то неминуемо отстанет от музыки. Поэтому приходится сопоставлять внутренний ритм с дирижерским, из-за чего певцы подсознательно отбивают такт, иногда производя заметные ритмические движения рукой, головой или всем корпусом, что может раздражать публику и других исполнителей (особенно если их личный ритм не совсем точно синхронизируется с дирижерским). Более опытные певцы отбивают ритм незаметно — например, большим пальцем ноги в ботинке.
Некоторые певцы, особенно в ходе подготовки, вырабатывают жестовые аналоги голосовой динамики. Самые распространенные из подобных жестов «поддерживают» повышение тона: например, исполнитель производит энергичное «зачерпывание» ладонью снизу вверх или приподнимается на носки, чтобы взять высокие ноты. Все это очень эффективно для овладения вокальным мастерством, однако позднее, во время спектакля, подавлять привычные жесты бывает трудно, и в результате неуместные движения исполнителя отвлекают публику от содержания оперы.
Певцу нередко приходится продлевать жесты и движения на то время, пока чувства персонажа выражаются музыкой. Оперный исполнитель должен сознавать, что в течение нескольких музыкальных фраз можно обойтись без лишних движений, ограничившись одним только голосом и выражением глаз. Жесты же Должны согласовываться со структурой музыки. Так, на фоне музыки легато резкий выброс руки вперед (похожий на боксерский удар) выглядит довольно нелепо. Иногда в таких случаях необходимо создавать эффект, напоминающий замедленную съемку сцен насилия в кино. Не исключено, что подобные приемы в кинематот3 графе мотивированы садистским вуайеризмом, однако их можно рассматривать и как особый способ передачи перцептивного» опыта. Страшные события, порождающие чрезвычайно острое психическое возбуждение, порой кажутся более протяженными, чем на самом деле, хотя и могут занимать в реальности считанные мгновения. То же происходит со страстями и сложными дилеммами оперных персонажей. Нередко целые сценические эпизоды приходится трактовать как застывшие во времени живые картины, на фоне которых персонажи изливают свои страдания.
По этим и другим подобным причинам актерская игра оперного певца никогда не бывает естественной в том смысле, в каком естественна игра актеров в современных лирических пьесах и фильмах. Певцы всегда зависят от специфической техники, и особенно при работе в ансамбле необходимо тщательное планирование сцен, чтобы обеспечить взаимопонимание между исполнителями и согласованность их действий с музыкой.
ЗАУЧИВАНИЕ РОЛИ
Одна из практических проблем, с которой сталкиваются актеры и певцы, — это необходимость дословно запоминать большие объемы текстового материала. Способность быстро заучивать роли особо важна для профессиональных актеров, которым часто приходится запоминать несколько ролей одновременно.
О приемах быстрого заучивания текстов можно осведомиться у специалистов. Но актеры редко сходятся друг с другом относительно того, какая стратегия запоминания наиболее эффективна и наиболее популярна среди представителей их профессии. Они даже противоречат друг другу в вопросе о том, важно ли полностью понимать значение заучиваемых реплик и создавать смысловой каркас, как их учили, или достаточно лишь простого механического повторения строк. Существуют и такие, кто убежден в эффективности «фотографического» запоминания. Знаменитый актер викторианской эпохи Гарри Эдварде в письме к профессору Гарри Осборну (ОзЬогп, 1902) описывает свой личный опыт быстрого заучивания роли:
«Способность зазубрить роль, или, как мы это называем, «подстрелить ее на лету», то есть заучить во мгновение ока, приобретается только практикой и долгим опытом. В наши дни, когда постановки долго не сходят со сцены, такая практика почти недоступна молодым актерам. Но в те времена, когда программа в театре менялась гораздо чаще, чем сейчас, умение быстро заучивать роль было насущной необходимостью. Нередки были случаи, когда актер получал роль утром, а вечером уже играл ее, прочитывая нужные реплики прямо перед выходом на сцену и механически фиксируя в памяти внешний вид текста (вплоть до особенностей почерка), расположение реплик на бумаге, их последовательность и все детали, которые только может воспринять глаз. Таким способом актер усваивал слова, но не обязательно — смысл, поскольку у него не было времени подумать над ним, а иногда, если ему по ошибке давали неправильные реплики, он просто сбивался и совершенно запутывался. В результате таких ошибок произошло немало смешных инцидентов. В дни моей юности мне часто приходилось быстро заучивать тексты. Вскоре после того, как мне начали доверять главные роли, я был вынужден запоминать по шесть больших ролей в неделю, из которых заранее был знаком едва ли с двумя. Однажды в двенадцать часов дня я взял роль сэра Джона Фальстафа, а вечером уже блестяще сыграл ее. Нет нужды объяснять, что при таких обстоятельствах проникнуть в смысл образа было невозможно. Одним из последствий такого поспешного заучивания роли является то, что реплики не сохраняются в памяти и ускользают из нее с такой же быстротой, с какой были усвоены».
Интонс-Петерсон и Смит (1п1оп5-Ре1ег50п, §ту1;Ь, 1987) исследовали «репертуарную память», сравнивая специалистов (опытным актеров) и дилетантов (студентов-психологов того же пола и возраста) в отношении приемов, которыми те пользуются для запоминания больших фрагментов текста. Участников эксперимента, заучивающих дословно прозаические отрывки, произнося их вслух, снимали видеокамерой. Обнаружилось, что определенные ключевые слова (обычно — начала предложений, абзацев и длинных фраз) повторялись испытуемыми чаще, служа как бы своеобразными вехами для вычленения отдельных частей текста. Хотя эта тенденция к фокусировке на конкретных «опорных» словах наблюдалась в обеих группах испытуемых, все же она была более выражена в работе специалистов. Кроме того, специалисты чаще проверяли себя, желая убедиться, что правильно запомнили очередную порцию текста. Наконец, в процессе заучивания они часто двигали головой, руками или ногами, намечая таким образом ритм Я текста. По-видимому, благодаря именно этим приемам запоминания специалисты усваивали предложенные им фрагменты быстрее, чем дилетанты.
Проведенные психологами исследования позволили дать артистам советы , как наиболее эффективно заучивать материал.
1. Членение текста на части. Прочитав или прослушав весь текст и получив о нем некое общее впечатление (подобное тому, которое получит публика), следует разделить материал на удобозапоминаемые фрагменты, представляющие собой подзадачи для предварительной работы. Первоначально каждый из этих фрагментов должен равняться одному предложению, одному двустишию или музыкальной фразе. Части текста должны быть осмысленными, связными и в определенном смысле «завершенными».
2. Группировка частей текста. Усвоив отдельные фрагменты, следует объединить их в более крупные отрывки: например, первое появление на сцене, первый куплет песни или первый раздел музыкального произведения. Успешно справившись с этой задачей, можно переходить к следующему этапу, объединив фрагменты в еще более крупные единицы: например, весь первый акт, первая ария или первая часть музыкального произведения. Затем снова следует произвести укрупнение фрагментов. И так далее, пока не будет заучен весь материал.
3. Проверка. На каждом этапе, начиная от первого разделения текста на фрагменты, следует проверять качество запоминания: повторять заученные части, не глядя в текст. Благодаря этому можно сразу установить особо трудные места и при дальнейшей работе сосредоточиться именно на них, не тратя времени на хорошо усвоенные фрагменты. Кроме того, проверка помогает закрепить в памяти заученный материал и придает исполнителю уверенность в успешности проделанной работы (выступая в роли обратной связи и положительного подкрепления). Для упрощения работы над текстом некоторые актеры записывают на магнитофон ключевые слова, оставляя между ними паузы, которые при прослушивании ленты заполняют заученными фрагментами. Таким способом можно проверять качество усвоения материала даже за рулем автомобиля, если тот оборудован плейером.
4. Перерывы на отдых. Не следует работать в один прием до тех пор, пока наступит усталость и путаница. Это не только непрактично, но и может привести к стрессу. Большинство людей способны эффективно концентрироваться на запоминании материала не больше 30-40 минут подряд. Вместо того чтобы беспощадно принуждать себя к зубрежке, лучше выйти на прогулку, заняться другими делами или просто отдохнуть. Такие перерывы не следует считать бесполезной тратой времени: процесс закрепления материала в памяти продолжается даже во сне. На самом деле, одно из главных условий эффективного заучивания роли и успешного ее исполнения — это регулярный полноценный сон (7-8 часов в сутки для большинства людей). Сейчас считается, что сновидения выполняют важную функцию сортировки и ассоциативной индексации накопленного за день опыта, что необходимо для его эффективного извлечения из памяти.
5. Изучение материала в контексте. По возможности материал следует заучивать в контексте всего предстоящего спектакля: именно на той сцене, где состоится представление (или в похожем помещении), с той же бутафорией и костюмами, с теми же коллегами-исполнителями, музыкальным сопровождением, акустикой и т. д. Реплики лучше запоминаются в связи с движениями, расположением на сцене и декорациями; любое из таких «опорных» средств облегчает заучивание. Вот почему предусмотрительные режиссеры как можно раньше намечают на репетициях последовательность движений на сцене и не требуют от актеров, чтобы те заранее заучивали реплики. Ведь запомнить текст гораздо легче, находясь на сцене и наблюдая за тем, что делают при произнесении ваших реплик другие актеры. По тем же самым причинам проверка памяти будет, напротив, более эффективна вне всякого контекста. Поэтому актер или певец, желающий удостовериться, что он хорошо усвоил материал, должен мысленно повторить его прямо перед спектаклем.
6. Зависимость от состояния. Любопытно, что мы легче вспоминаем информацию, когда находимся в том же биохимическом и эмоциональном состоянии, в котором впервые восприняли ее (Сооатп е1 а1., 1969). Это еще одно свидетельство в пользу контекстного заучивания роли. Например, если вы услышали какой-то анекдот, когда выпивали с друзьями в баре, то с большей вероятностью вы вспомните его в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичным образом материал, выученный в трезвом состоянии, легче вспомнится «на трезвую голову». Таким образом, если вы не намереваетесь играть в спектакле навеселе, репетировать также следует в трезвом состоянии. Эффекты зависимости памяти от состояния приложимы также к действию различных медицинских и наркотических препаратов и просто к настроению (Во^ег, 1981). Информация, усвоенная в радостном настроении, легче вспоминается в столь же приподнятом состоянии духа, а сведения, воспринятые в минуты депрессии, с большей вероятностью «всплывают» в памяти, когда мы чувствуем себя несчастными. Эти эффекты не всегда значительны, однако они представляют большой теоретический интерес и могут быть полезны артистам-исполнителям.
7. Автоматическая память. За пределами сферы сознательного, произвольного запоминания находится уровень памяти, напоминающий функцию клавиши «воспроизведение» на магнитофоне. Многие люди настолько хорошо заучили «Отче наш» или текст присяги на верность, что могут «прокручивать» их в памяти, даже не задумываясь об этом. С тем же феноменом сталкиваются пианисты, исполнявшие какое-то произведение так много раз, что их пальцы как бы сами находят нужные клавиши. Это не всегда приводит к более артистичному, «прочувствованному» исполнению, но подобная автоматизация может быть полезна, если во время спектакля предстоит некая стрессовая ситуация (например, прослушивание или прямой эфир). Заучив текст до степени автоматизма, исполнитель едва ли забудет нужную реплику под влиянием страха или отвлечения внимания.
8. Метод пространственного опосредования. Этот метод служит эффективной поддержкой для памяти и может оказать существенную пользу артистам-исполнителям. Его изобретение приписывают римскому оратору Цицерону, который запоминал опорные пункты речи, мысленно «прохаживаясь» по какому-то месту (например, по комнате) и расставляя последовательный ряд предметов, которые служили «подсказками», облегчавшими припоминание текста при последующем прохождении этого же маршрута. В наши дни ораторы пользуются такими выражениями, как, например, «во-первых», «во-вторых», подразумевающими неявное использование «метода опосредования». Поскольку актеры и певцы могут физически передвигаться по сцене, для них этот метод особенно эффективен. Например, какое-нибудь «левацкое» изречение можно произносить, стоя у левой кулисы, а для реплики, где говорится о написании письма, перейти вправо4. Или, читая монолог «Быть или не быть», вообразите, что где-нибудь на сцене находится пчела5, и т. п. Подобных «опорных» предметов можно придумать множество; все зависит от вашей изобретательности.
9. Мнемонические приемы. Когда требуется заучить наизусть перечень предметов, в последовательности которых трудно обнаружить какие-либо смысловые связи, иногда бывает полезно разработать личную систему «опорных» ассоциаций. Например, школьники пользуются разнообразными мнемоническими приемами для запоминания периодической таблицы химических элементов. Актерам тоже приходится изобретать собственные приемы. Например, песня «Для нас есть место» из фильма «Вестсайдская история» завершается словами «somehow, someday, somewhere». Чтобы легче запомнить последовательность этих слов, можно вспомнить техасское приветствие «howdy». Оно укажет на первые два слова («how» и «day»), а «somewhere» таким образом окажется на третьем месте. Хотя на первый взгляд подобные трюки кажутся неуклюжими, на самом деле они помогают запомнить необходимую информацию и надолго удержать ее в памяти.
Достарыңызбен бөлісу: |